名画研究会

「なぜこの絵は名画と呼ばれるのか」を追求しています。youtubeチャンネル「Masterpiece Lab.」も更新中。

【映画レビュー】チューリップ•フィーバー 肖像画に秘めた愛(2017)

本作は、フェルメールの絵画の世界観を映像化したことで話題を呼びました。原作はイギリスの作家、デボラ・モガーの小説です。

f:id:sagrada_naosuke:20200603221955j:plain


チューリップ・フィーバー 肖像画に秘めた愛

この映画の見どころは、フェルメール絵画の世界観の背景にあるチューリップ・バブルです。チューリップ・バブルは、”世界最古の経済バブル”と言われ、17世紀のオランダで1634年から1637 年をピークに発生しました。1632年生まれのフェルメールは、幼少期に少なからずその名残を経験していたのではないでしょうか。劇中の人々は、いろんな意味で常識や冷静さを見失っており、男女も吊り橋効果的に禁断の恋に手を染めがち・・いやそんなことはないと思いますが、そんな感じのストーリーでした。

チューリップ・バブルに興味が湧いたので少し調べてみました。当時、チューリップの色や柄は花が咲くまで分からないとされており、チューリップが自らの意思で色を決めていると噂されていました。中でもモザイク柄は貴重で、突然変異的に発生していたのですが、19世紀になってそれがウィルスが原因ということが判明したそうです。このあたり、とても面白いですね。

関心を持たれた方は、下記ご覧ください。

 

ja.wikipedia.org

wiis.info

 

pepera.jp

禁断の恋ということで、ストーリーには賛否あると思いますが、映像は美しく、世界観も悪くなかったので、17世紀のオランダ黄金時代にタイムスリップしたいという方はぜひ。

 

物語 ★★★

配役 ★★★

演出 ★★★

映像 ★★★★

音楽 ★★★

 

名画研究会

【映画レビュー】真珠の耳飾りの少女(2003)

17世紀オランダの画家、ヨハネス・フェルメール肖像画をモチーフにした小説の映画化。若き日のスカーレット・ヨハンソンが絵のモデルの少女を演じ、フェルメールとのプラトニックでありながら官能的な愛をテーマにストーリーが展開。

           f:id:sagrada_naosuke:20200524103031j:plain


真珠の耳飾りの少女(字幕版) - Trailer

いい映画でした。

2003年の作品なので知っている人も多いかもしれませんが、僕は初めて観ました。フェルメールの絵の世界に飛び込んだような静謐な世界感が見事に表現されていました。

個人的に気に入ったのは絵の具を作るシーン。フェルメールブルーとも言われる「ラピスラズリ」という石を原料とする絵の具が出来るまでの工程が面白い。自然界に存在する色だとは思えないほど鮮明で美しかったです。

f:id:sagrada_naosuke:20200524102858j:plain

ラピスラズリ

ところでフェルメールってイケメンだったのでしょうか。フェルメール役がジョニー・デップにしか見えず(実際はコリン・ファース)、これは想像に反する点でした。ただ、映画としてみる分には美男が演じてる方が絵になりますね、画家だけに。

そうなると気になるのが奥さんですが、こちらはフェルメールの絵に登場する女性に激似でした。あの黄色いファーコート?の持ち主の女性ですね。コートもそうですが、フェルメールの絵のモデルにあらゆる持ち物を使用されて不憫な奥さん・・。映画の中ではモデルへの嫉妬に狂っていました。子だくさんのフェルメール、奥さんと仲良しなのかと思いきや、事情は複雑だったのでしょうか。

話がそれました・・・

真珠の耳飾りの少女」のモデルの少女は、本作でフェルメール家に仕えるメイドでありながらフェルメールの目に叶う美的センスの持ち主という設定でした。しかし、実際はモデルが存在したかどうかも分かっておらず、謎の多い作品のようです。大きな真珠の耳飾りも当時は非常に高価な代物であり、フェルメール家が所有していたとは考えにくいという見方もあるようです。

謎の多い作品でありながら名画すぎるこの作品。だからこそ現代人のあらゆる想像力を掻き立てるのでしょうね。

f:id:sagrada_naosuke:20200524103159j:plain

真珠の耳飾りの女(1665)/ マウリッツハイス美術館

 

物語 ★★★

配役 ★★★★

演出 ★★★★★

映像 ★★★★★

音楽 ★★★

 

名画研究会

【おまけ】「ヴァージナルの前に座る女」には原作がある?フェルメールが参考にした画家とは ~ロンドンナショナルギャラリー展~

■インスピレーションを与えたと考えられる作品が存在

今回ロンドンナショナルギャラリー展で来日するフェルメールの「ヴァージナルの前に座る女」ですが、この絵には構図などを参考にした、ベースとなる作品があることが知られています。それがヘラルト・ドウ作の「クラヴィコードを弾く婦人」です。

f:id:sagrada_naosuke:20200529183304j:plain

ヘラルト・ドウ クラヴィコードを弾く婦人 (1665)/ ダリッジ美術館

絵の醸し出す雰囲気は異なるものの、鍵盤楽器を弾いている女性が視線をこちらに向けている点や、弦楽器が描かれている点、手前に天井から下がる布が描かれている点など、確かにフェルメールの作品と似ています。

f:id:sagrada_naosuke:20200523115213j:plain

ヨハネス・フェルメール ヴァージナルの前に座る女(1672)/ ロンドンナショナルギャラリー

ヘラルト・ドウ(「ヘリット・ダウ」と表記される場合も)はフェルメールよりも19歳年上のオランダ人の画家です。ドウはあのレンブラントの最初の弟子としても有名で、巨匠レンブラントのもとで明暗法や精密な描写を習得しました。そんなドウが「クラヴィコードを弾く女」を描いたのが1665年、そしてフェルメールが「ヴァージナルの前に座る女」を描いたのが1672年なので、フェルメールがドウの作品からインスピレーションを受けたという説があるのも納得です。

■あの人気作もドウの作品を参考にしていた?

実はフェルメールのほかの作品でも、ドウの作品と構図が似ている作品があります。それが2018年から2019年にかけて日本で開催された「フェルメール展」の目玉作品でもあった「牛乳を注ぐ女」です。

f:id:sagrada_naosuke:20200529184043j:plain

ヨハネス・フェルメール 牛乳を注ぐ女(1658~60年頃)/ アムステルダム国立美術館

フェルメールの作品の中でも最も人気の高い作品のひとつですが、実はこちらもドウの作品を参考にしたと言われています。そのドウの作品がこちら。

f:id:sagrada_naosuke:20200529184619j:plain

ヘラルト・ドウ 料理人(1640年頃)/ ルーヴル美術館

ドウがこの「料理人」を描いたのが1640年頃、一方フェルメールが「牛乳を注ぐ女」を描いたのが1658~60年頃とされていますので、もしかすると本作を参考に描いたのかもしれません。ただフェルメールの「牛乳を注ぐ女」のほうが遥かに写実的で静謐な雰囲気が感じられますね。

 

今回はおまけ的な感じで、フェルメールとドウについて書いてみました。そこまで重要な情報ではなかったかもしれませんが、作品の背景として覚えていたら意外と面白いかもしれませんね。

 

名画研究会

【後編】フェルメール「ヴァージナルの前に座る女」に秘められた意味 ~ロンドンナショナルギャラリー展~

f:id:sagrada_naosuke:20200523115213j:plain

ヴァージナルの前に座る女(1672)/ ロンドン・ナショナル・ギャラリー

■2種類の楽器が持つ意味

この絵には2種類の楽器が描かれています。ひとつは作品名にも入っているピアノのような鍵盤楽器、ヴァージナル。もうひとつは左下に描かれているチェロのような弦楽器、ヴィオラ・ダ・ガンバです。実はこれらの楽器には男女の「愛」「恋愛」というテーマが込められています。楽器は愛の女神であるヴィーナスのこどもたちのアイテムであり、古来より男女関係を表す小道具として様々な絵画に登場しています。

■真珠のアクセサリー

フェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」でも描かれている真珠。本作ではネックレスとして描かれています。ダイヤモンドが「権威」など男性的な意味合いを持つのに対し、真珠は「女性の純潔さ」を表す象徴として、ルネサンス期のイタリア人画家ティツィアーノの作品にもネックレスとして登場しています。

f:id:sagrada_naosuke:20200524094947p:plain

(左)ヨハネス・フェルメール 真珠の耳飾りの少女(1665年頃)/ マウリッツハイス美術館 (右)ティツィアーノ・ヴェチェッリオ ヴィーナスとオルガン奏者とキューピッド(1555年頃)/ プラド美術館 

■画中画の「取り持ち女」

フェルメールは絵の中に絵を描く「画中画」にも意味を込めています。それが右上に描かれている「取り持ち女」です。この絵のオリジナルはオランダの画家ディルク・ファン・バビューレンの作品で、フェルメール家が所持していたものです。フェルメールも同じ題材で絵を描いています。娼婦と客、その間を取り持つ老婆を描いたこの作品は金銭や性愛をめぐる人間の欲望がテーマとなっています。

f:id:sagrada_naosuke:20200524100403p:plain

(左)ディルク・ファン・バビューレン 取り持ち女(1622) / ボストン美術館 (右)ヨハネス・フェルメール 取り持ち女(1656)/ アルテ・マイスター絵画館

■意味を知り、その狙いを考える

楽器が男女の「愛」「恋愛」を、真珠が「女性の純潔さ」という意味を持つ一方で、画中画には「人間の欲望」という意味が込められています。フェルメールはこの絵によって愛や恋愛のすばらしさ、純潔な女性の美しさを表現しつつ、その裏にある人の欲望などを伝えたかったのかもしれません。解釈は人それぞれです。描かれたアイテムの意味を知ったうえで、フェルメールが絵に込めた思いを読み解いてみてください。

 

名画研究会

【前編】初来日 フェルメール「ヴァージナルの前に座る女」~ロンドンナショナルギャラリー展~

フェルメールの最晩年作品

謎の多いフェルメールが最晩年に描いたと言われている作品が「ロンドンナショナルギャラリー展」で初来日します。実はこの作品、フェメールが描いた作品ではあるものの「名画」であるかは議論の余地があるようです。ただし、知れば知るほどストーリーがある奥深い作品です。全3回で掘り下げていきたいと思います。

f:id:sagrada_naosuke:20200523115213j:plain

ヴァージナルの前に座る女(1672)/ ロンドン・ナショナル・ギャラリー

■絵が小さいのには理由がある

フェルメールが描く絵は、小さい作品がほとんどです。理由は、絵を購入する顧客層の変化にあります。時代はオランダ全盛期、「市民国家」が誕生し、市民が主役の時代が訪れます。顧客は貴族から裕福な市民へと移り変わりました。そのため、人々の暮らしに寄り添う風俗画が好まれ、大きな作品よりも小さな作品が多く描かれるようになったのです。

 

■命を削って描かれた作品

「ヴァージナルの前に座る女」が描かれたのはフェルメール他界する約3年前です。当時のオランダは、イギリスやフランスからの侵攻を受け、情勢は悪化の一途を辿っていました。絵は売れず、貧困に喘ぐ日々の中で描かれたのがこの作品です。

 

フェルメールを取り巻く時代背景〉

1632 フェルメール生まれる→海外貿易によりオランダが世界経済の中心

1648 スペインからの独立戦争がオランダの勝利で終焉

1652 第一次英蘭戦争

1665 第二次英蘭戦争

1672 ヴァージナルの前に座る女 完成

    第三次英蘭戦争仏軍によるオランダ侵略戦争

1675 フェルメール死去

 

度重なる戦争により経済状況が悪化する中、疲弊した状態で描かれた本作はそれまでの画風に変化をもたらし、簡略化された細部からは画力の衰えを感じるという見方もあるようです。本作の数年前に描かれた、対となる作品「ヴァージナルの前に立つ女」と比較してみます。

f:id:sagrada_naosuke:20200516191629j:plain
f:id:sagrada_naosuke:20200517115842p:plain
ヴァージナルの前に立つ女(1669-71)/ ヴァージナルの前に座る女(1672)

袖の描き方が抽象的になり、壁の画中画も簡略化されています。特に額縁の煌めきはほとんどみられません。また、フェルメールが得意とする唯一無二の澄み切った静謐な世界観はほとんど感じられません。若干40歳にして変化してしまった画風の背景には、フェルメールに降りかかった戦争という悲運による苦しみがあったのです。  

■時代に翻弄されたフェルメール

オランダ全盛期に生まれ、その凋落を目の当たりにしながら死んでいった画家、それがフェルメールです。そして、最後まで筆を捨てず、独自のスタイルを貫きながら描き続けて誕生したのが「ヴァージナルの前に座る女」です。

 

名画研究会

ゴッホの「ひまわり」は ”ほぼ単色だけ” で描かれた傑作 ~ロンドンナショナルギャラリー展~

 ■黄色を基調に描かれている

ロンドンナショナルギャラリー展で来日する「ひまわり」は、全11作品描かれたひまわりシリーズの中でも最高傑作と言われています。その理由は、とても完成度の高い"単色で描かれた絵"だからです。花と背景が同一系統色であるにもかかわらず、メインとなる花の存在感が損なわれていません。それどころか黄色の美しい調和が際立っています。これまで多くの画家が同様の挑戦をしていますが、ゴッホの境地に達した画家は一人もいないと言われているほどです。

f:id:sagrada_naosuke:20200520205830j:plain

ひまわり(1888)/ ロンドン・ナショナル・ギャラリー

ゴッホは、アルルで「ひまわり」を制作する以前から黄色い背景に黄色い果物を描いた作品を手掛けていました。印象派や新印象派が重んじた光学理論や色彩理論を学んでいた時期と重なります。

その頃の作品がこちら。

f:id:sagrada_naosuke:20200520210931j:plain

マルメロ、メロン、梨、ブドウのある静物(1887)/ ファン・ゴッホ美術館

こうした試行錯誤の末、傑作と呼ばれる「ひまわり」を完成させたのですが、ここで気になるのが”なぜゴッホのひまわりは完成度が高いと評されるのか”ですよね。それは、光学理論や色彩理論を取り入れつつも点描画法といった画法は継承せず、新しい画法を確立させたからです。ゴッホは、筆使いのバリエーションだけで筆の働きを見せ、単調になりがちな単色の絵にメリハリ立体感を与えることに成功しました。

f:id:sagrada_naosuke:20200520213728j:plain
比較してみると、筆致に違いがあることが分かります。右側のひまわりは、するりと筆を滑らせてひらひらと描かれ、一方で左側のひまわりは、ばさばさと大胆な筆使いで平面に浮き上がるように描かれています。

 

■筆致の変化はゴッホの内面をも表現

ゴッホの「ひまわり」は、内面を強力に表現した絵だと言われています。「ひまわり」を描いた時、ゴッホは希望に満ち溢れていました。その時の感情が力強く勢いのある筆致に表れており、ゴッホの喜びが表現されているのです。比較として、新印象派を代表する画家ジョルジュ・スーラの作品をご覧ください。

f:id:sagrada_naosuke:20200509112353p:plain

グランド・ジャット島の日曜日の午後(1884-1886)/ シカゴ美術館

スーラは点描画法を用いる代表的な画家ですが、彼の絵はキャンバス上に筆致を残さず、無数の「点」を並べる方法で描かれています。均整のとれたその絵からは、彫刻のような静けさや清廉さを感じさせます。一方で生気やエネルギーは感じ取れず、 燃え上がるようなエネルギッシュなタッチで筆致を残し描かれた「ひまわり」とは対照的だということが分かります。ゴッホにはスーラほどの根気強さがなく、スーラのようなアプローチが出来なかったという説もありますが・・・画家の個性は何が幸いするか分からないもので、ゴッホの絵にはスーラの絵にない魅力があるということです。

全4回にわたりゴッホの「ひまわり」を掘り下げてきました。「ひまわり」が描かれた背景やストーリーを知ることで、実物を目にした時の感動が何倍にも膨らむはずです。私自身ロンドンの「ひまわり」を観るのは初めてなので、対峙した瞬間に何を感じるのかとても楽しみです。

 次回は同じくロンドン・ナショナル・ギャラリー展で来日するフェルメールの「ヴァージナルの前に座る女」を取り上げたいと思います。

 

〈おまけ〉

実は、5作目のひまわりは日本にあります。4作目と5作目、ひまわりのはしごはいかがでしょう。こんな贅沢は日本人にしか許されません。

◆4作目ひまわり(ロンドン・ナショナル・ギャラリー展)

https://artexhibition.jp/london2020/

◆5作目ひまわり(SOMPO美術館)

https://www.sompo-museum.org/

 

名画研究会

 

解説の動画版はこちら↓


【完全解説】ゴッホの ”ひまわり” が名画と言われる理由!~ロンドンナショナルギャラリー展~

ゴッホが描いた「ひまわり」だからこその魅力 ~ロンドンナショナルギャラリー展~

ゴッホの絵画は「手紙」が重要

ゴッホの「ひまわり」が何故ここまで我々を魅了するのか、その理由のひとつはゴッホの4歳年下の弟テオとの「手紙」にあります。

                                            

f:id:sagrada_naosuke:20200516110244p:plain

テオドルス・ファン・ゴッホ(1857~1891)

テオは経済的にも精神的にもゴッホの大きな支えとなっていたのですが、この二人の間で交わされていた「手紙」が数多く残されています。手紙には、ゴッホが何を考え、どのような思いを込めて絵の制作に取り組んでいたかなどが詳細に記されています。例えば、今回のテーマである「ひまわり」を描いた時期にはこのような手紙をテオ宛に書いています。

「黄金を溶かすには十分な加熱が必要だ。この花の色調は、誰でも出せるというものではなく、一人の人間の全力を傾けたエネルギーと注意力が必要だ」

 この手紙を読めば、ゴッホがどれほど「ひまわり」の黄色の色調にこだわっていたのか、そしてどれだけ全身全霊を注いでいたのかを知ることができます。

 

また同じ時期にテオ宛にこのような手紙も書いています。

「僕はゴーガンに新しいものを、彼の影響をうけていないものを見せてやりたい。彼がアルルへ来れば彼の影響を受けるだろうし、僕もそう望んでいる。だが、まさしく僕のものだという独創的なものを見せる前には、彼の影響は受けたくないんだ」

 この手紙からは、ゴッホがゴーガンの到着を心待ちにしながらも、独創的な画家としてゴーガンに認めてられたいという、強い願望を感じ取ることができます。

 

手紙から溢れ出るゴッホの人間味がゴッホの作品の魅力を高めています。実際にゴッホの魅力は描いた絵で半分、残された手紙で半分」と語った日本の評論家もいる程です。

■「書簡集」により評価が高まる

ゴッホの作品が世の中に広まるきっかけとなったのも「手紙」であったと言われています。ゴッホの死後21年たった1911年、ゴッホと手紙のやりとりをしてい画家のベルナールが、またその3年後の1914年には弟テオの妻であったヨハンナがゴッホの手紙をまとめた書簡集を出しました。  

f:id:sagrada_naosuke:20200516125751p:plain

友人の画家 ベルナール宛の手紙

この書簡集が話題になりました。そして同時期に開かれた展覧会が大盛況となったことをきっかけにゴッホは「ポスト印象派の代表的な画家」としての地位を確立したと言われています。このことからも「手紙」が果たした役割は大きいと言えます。

 

ゴッホ自身が人を惹きつける

「ひまわり」が多くの人を魅了するのは、作品自体の魅力だけが理由ではありません。「手紙」から読み取れるゴッホの情熱や苦悩から溢れ出る人間味がどうしようもなく魅力的で、それがまた人々の心に響くのではないでしょうか。

 

 名画研究会